Top 25 Writing Blogs | Positive Writer.

This year I’m starting the year right by highlighting some of the best writing blogs on the web. I love to visit blogs about writing for inspiration, encouragement and motivation, and it’s with those three qualities in mind that I have compiled this list of the top 25 writing blogs for 2014.

Next year I will expand the list to the top 50, and I’d like to do that with your help. You can help by posting links to writing blogs you love in the comments. If you’re a blogger for writers, how about introducing yourself and add your link in the comments, too.

Without further ado, here they are:

(In no particular order.)

Goins Writer

Awesome post: The Difference Between Good Writers and Bad Writers

The Write Practice

Awesome post: If You Want to Have a Great 2014, Spend an Hour Doing This

Make a Living Writing

Awesome post: 4 Reasons Why Grammar Police Make Terrible Writers

A Writer’s Bucket List

Awesome post: This Year, Don’t Just Set Goals; Make Plans

My Name Is Not Bob

Awesome post: 3 SEO Myths That Scare Writers (And How You Can Use Them to Your Advantage)

The Creative Penn

Awesome post: Writing Fast, Funnels And Calls To Action. My Lessons Learned From Write, Publish, Repeat.

Helping Writers Become Authors

Awesome post: Most Common Writing Mistakes: Choppy Prose

Rachelle Gardner

Awesome post: Are You a Lone Ranger Writer?

Writer Unboxed

Awesome post: “I think most artists are fundamentally inconsolable. That’s why they keep doing it.”

Live Write Thrive

Awesome post: Wait a Minute while I Procrastinate

Nathan Bransford

Awesome post: Self-publishing was way easier than I thought it would be

Aliventures

Awesome post: Write More Easily: Understanding, Embracing and Moving Beyond Resistance

Jane Friedman

Awesome post: The 7-Step Business Plan for Writers

The Write Life

Awesome post: How to Trick Yourself Into Making Major Writing Progress

The Writer’s Inner Journey

Awesome post: Letting in the light: Overcoming unproductive negative self-talk about writing

Terrible Minds

Awesome post: Five Things I Learned Writing The Cormorant

Pen and Prosper

Awesome post: The Pros and Cons of Critique Groups for Today’s Writer

The Writers Alley

Awesome post: Dealing with Rejection, Envy and Other Not-So-Fun Writer Emotions

The Renegade Writer

Awesome post: 5 Ways To Deal With People Who Hate What You Write

Bestseller Labs

Awesome post: 5 Rules For Conquering Chaos That Every Writer Should Know

The Procrastiwriter

Awesome post: 4 Reasons We Should Stop Comparing Ourselves to Other Writers

Writers and Authors

Awesome post: The Top 10 Things You Can Do to Sell More Books

Grammar Girl

Awesome post: Affect Versus Effect

The Word’s Greatest Book

Awesome post: Publishing Scams and How they Work

The Write Conversation

Awesome post: Confessions of an ADD Writer—How I Turned my Struggle into Success

Blog-top-writing-champion

Besuch beim japanischen Schriftsteller Haruki Murakami | ZEIT ONLINE.

„Es gibt nicht nur eine Realität“

Der japanische Kultautor und notorische Nobelpreiskandidat Haruki Murakami ist ein scheuer Mensch, der ungern Interviews gibt. Hier spricht er dennoch ausführlich in seiner Arbeitsklause auf Hawaii über die spirituelle Kraft von Sex, die meditative Schönheit eines disziplinierten Alltagslebens, die Langeweile der amerikanischen Welt – und über seinen neuen Roman „Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tazaki“, der in diesen Tagen erscheint. von Ronald Düker

© Markus Tedeskino / Ag.Focus

Von wegen Tokio. Wer Haruki Murakami besucht, muss nach Honolulu reisen, das ist ein Ort, so unwahrscheinlich wie Murakamis Geschichten. Das Licht, die Berge, der legendäre Strand von Waikiki – der Ankömmling sinkt in einen Traum aus 28 Grad und dem Duft tropischer Blumen. Es ist das Paradies auf Erden. Doch kaum jemand ist hier am Strand. Seitdem strenge Parkverordnungen das Rauchen, Trinken und Essen dort verbieten, bestellen die Touristen ihren Mai Tai in klimatisierten Hotelbars. Die meisten von ihnen kommen aus Japan. Es sind die Erben jener Piloten, die 1941 schon einmal Kurs auf Pearl Harbor genommen haben. Ob sie ahnen, dass auch ihr gefeierter Dichter auf dieser Insel wohnt?

Über die Enge und den Zustand des vielleicht sechs Quadratmeter großen Büros Haruki Murakamis würde sich jede studentische Hilfskraft zu Recht beschweren. In dem beinahe leeren Metallregal stehen ein paar japanische Bücher, auf den Schreibtisch passen gerade einmal der Computer und eine Thermotasse. Hier empfängt Haruki Murakami zweimal pro Woche zur Sprechstunde oder auch nur zum Signieren seiner Bücher. Er ist an der Universität von Honolulu auf Hawaii noch bis zum nächsten Jahr so etwas wie ein “ writer in residence“. Kein Unterricht, kein kreatives Schreiben, nur manchmal hält er einen Vortrag. Murakami trägt Joggingschuhe, bermudalange Jeans und über dem T-Shirt ein Holzfällerhemd. Das Schicksal hat es mit Haruki Murakami so gut gemeint, dass seine Erscheinung kaum auf einen Nenner zu bringen ist. Als sei er aus verschiedenen Personen zusammengesetzt, passen sein Körper zu einem dreißigjährigen Sportler und die Gesichtszüge zu einem Mann in den Vierzigern. Am kommenden Sonntag feiert er seinen 65. Geburtstag.

Haruki Murakami wird nicht nur in jedem Jahr zu den aussichtsreichsten Kandidaten für den Literaturnobelpreis gezählt, er gehört auch zu den zehn meistverkauften Autoren der Gegenwart. Er ist enthusiastischer Schallplattensammler und leitete, bevor er im Alter von 29 Jahren mit dem Schreiben begann, einen Jazzclub in Tokio. Wilde Schafsjagd, Hard Boiled Wonderland, Naokos Lächeln, Mister Aufziehvogel und Kafka am Strand gehören zu seinen berühmtesten Romanen, außerdem veröffentlichte er Erzählungen, zum Beispiel im Band Wie ich eines schönen Morgens im April das 100%ige Mädchen sah.

Morgen nun erscheint auf Deutsch Murakamis Roman Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tazaki. Im Vergleich zu seinem zuletzt erschienenem Monumentalwerk 1Q84, das auf 1600 Seiten alle Register der fantastischen Epik zieht, ist dies ein schmaler und beinahe kammerspielartiger Roman. Er erzählt die Geschichte eines Mannes in den Dreißigern, der sich in seiner Jugend schlagartig und aus ihm unerfindlichen Gründen von seinen einzigen vier Freunden verlassen sah. Herr Tazaki weiß nur, dass sein Nachname, im Unterschied zu denen der anderen, nicht den Namen einer Farbe enthält. Um dem Drama seines gänzlich grau gewordenen Lebens zu entkommen, macht er sich auf eine Reise, die den Grund des Bruchs zutage fördern soll.

DIE ZEIT: In Ihrem neuen Roman Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tazaki erzählen Sie eine ziemlich realistische Geschichte. Hatten Sie die Nase voll von Parallelwelten und von Katzen, die sich wie Menschen benehmen?

Haruki Murakami

Seine Bücher sind in über vierzig Sprachen übersetzt und werden millionenfach verkauft. Überall erkennen sich junge Großstadtnomaden in seinen einsamen und weltverlorenen Helden wieder. Geboren wurde er am 12. Januar 1949 in Kyoto. Sein Großvater war ein buddhistischer Priester, seine Eltern waren Lehrer für japanische Literatur. Er ist ein Einzelkind und verbrachte seine Kindheit in einem Vorort von Kobe, später studierte er Theaterwissenschaft. Seit 1972 ist er verheiratet, verbrachte viel Zeit in Griechenland, Italien und den USA. Zurzeit trifft man ihn in Honolulu.

Haruki Murakami: Ich kenne einige Leute, die waren deshalb sehr enttäuscht. Sie hatten wohl etwas anderes erwartet. Es ist aber genau das Buch, das ich in diesem Moment schreiben wollte. Ich bin mir außerdem gar nicht so sicher, dass es sich wirklich um einen realistischen Roman handelt.

ZEIT: Nun gut: Es gibt da eine Frau, die hat an einer Hand sechs Finger. Das Schicksal der Figuren scheint irgendwie von Farben abzuhängen. Und dann ist da noch dieser überaus mysteriöse Mord.

Murakami: Ich weiß selbst nicht, wer diese Frau erwürgt hat. Wirklich, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der Mord für diese Geschichte unbedingt nötig war. Meine Romane und Erzählungen mögen mal mehr und mal weniger fantastisch sein. Aber beim Schreiben ist es für mich immer das Gleiche. So auch bei diesem Roman. Ich habe wieder diese Brise gespürt. Ich empfange Nachrichten von der anderen Seite.

Eine Absage an das Internet: Die digitale Kränkung des Menschen – Debatten – FAZ.

Eine Absage an das Internet Die digitale Kränkung des Menschen (von Sascha Lobo)

11.01.2014  ·  Das Internet ist nicht das, wofür ich es so lange gehalten habe. Ich glaubte, es sei das perfekte Medium der Demokratie und der Selbstbefreiung. Der Spähskandal und der Kontrollwahn der Konzerne haben alles geändert.

Weil Prognosen und Einschätzungen über die Zukunft zum Handwerkszeug des Experten gehören, ist recht behalten Teil meines Jobs als Interneterklärer. Obwohl ich in der Kunst der Selbsttäuschung recht begabt bin, führt beim Resumee des Jahres 2013 kein Weg daran vorbei, mir etwas sehr Unangenehmes einzugestehen. Ich habe mich geirrt, und zwar auf die für Experten ungünstigste Art, also durch Naivität. Es geht um den durch Edward Snowden aufgedeckten Spähskandal, die Totalüberwachung des Internets. Trotz Fachwissens nicht für möglich gehalten zu haben, was Realität ist – das war meine Naivität. Leicht verächtlich auf mir irrational erscheinende Warnungen vor Überwachung herabgeblickt zu haben, die sich inzwischen als Untertreibung erwiesen – das war mein Irrtum.

Hier könnte ich die Selbstprüfung beenden. Sich beim wichtigsten Digitalereignis des 21. Jahrhunderts grundlegend geirrt zu haben und ein wenig darüber zu klagen, das sollte für eine anständige Netzexperten-Katharsis ausreichen. Es ist ja nicht so, dass ich allein wäre mit meinem Irrtum. Aber da ist noch etwas anderes. Etwas – schwer vorstellbar für den durchschnittlichen Bildungsbürger – Schlimmeres als den einzugestehenden Irrtum. Der Spähskandal hat etwas mit mir gemacht. Etwas Tiefes, Emotionales, nichts Gutes. Aber etwas, von dem es sich lohnt, die Spur zu verfolgen.

Ich spüre eine Kränkung. Sie hängt mit meinem Irrtum zusammen, der Spähskandal zwang mich zu erkennen: Das Internet ist nicht das, wofür ich es gehalten habe. Nicht das, wofür ich es halten wollte. Auf eine Art hat es sich gegen mich gewendet und mich verletzt. Ironischerweise bin ich damit nicht allein, sondern teile das Schicksal der Verletzung durch das Netz mit Inhabern undigitaler Berufe wie Schallplattenverkäufern. Um mich aber nicht der Gefahr der selbstmitleidigen Verbitterung auszusetzen, darf der kritische Blick auf mich selbst nur der Ausgangspunkt für eine Analyse der Gesellschaft sein.

Die vierte Kränkung der Menschheit

Von Sigmund Freud stammt das Konzept der drei Kränkungen der Menschheit. Die erste entsprach Kopernikus’ Entdeckung, dass der Mensch nicht wie angenommen Mittelpunkt des Weltalls war. Die zweite war Darwins Evolutionstheorie, die zeigte, dass der Mensch ganz schnöde vom Tier abstammt. In einem ebenso klugen wie jahrhunderteitlen Move erkannte Freud in seinen eigenen Thesen die dritte Kränkung der Menschheit, die Existenz von Unbewusstem und Über-Ich, dass also „das Ich nicht Herr sei in seinem eigenen Haus“. Selbst wenn man Freud nicht im Detail folgen möchte, der Kern des Konzepts passt perfekt, die Kränkung durch Fortschritt und Erkenntnis, den bisherigen Irrtum erkennen zu müssen.

Die Snowden-Enthüllungen haben die vierte Kränkung der Menschheit offenbart, die digitale Kränkung der Menschheit, der größte Irrtum des Netzzeitalters. Die positiven Versprechungen des Internets, Demokratisierung, soziale Vernetzung, ein digitaler Freigarten der Bildung und Kultur – sie waren ohnehin immer nur Möglichkeiten. Mit dem Netz hatte sich der bisher vielfältigste, zugänglichste Möglichkeitsraum aufgetan, stets schwang die Utopie einer besseren Welt mit. Daran hat sich wenig geändert – technisch. Die fast vollständige Durchdringung der digitalen Sphäre durch Spähapparate aber hat den famosen Jahrtausendmarkt der Möglichkeiten in ein Spielfeld von Gnaden der NSA verwandelt. Denn die Überwachung ist nur Mittel zum Zweck der Kontrolle, der Machtausübung. Die vierte, digitale Kränkung der Menschheit: Was so viele für ein Instrument der Freiheit hielten, wird aufs Effektivste für das exakte Gegenteil benutzt.

1 | 2 | 3 | 4     Nächste Seite

How Art Can Save Your Soul | Brain Pickings.

“Art can be a source of help with our problems — our innermost problems — the problems of the soul.”

“Art holds out the promise of inner wholeness,” British philosopher Alain de Botton wrote in Art as Therapy (public library), one of the best art books of 2013. He expounds the premise of the book in this fantastic “Sunday sermon” from The School of Life — the lecture series de Botton founded in 2008, premised on the idea that secular thought can learn a lot from the formats of religion, which went on to reimagine the self-help genre. De Botton argues that in the 19th century, culture replaced scripture as our culture’s object of worship, but we are no longer allowed to bring our fears and anxieties to this modern cathedral. “It is simply not acceptable to bring the aches and pains of our souls to the guardians of culture,” he laments. He goes on to explore how we can reclaim this core soul-soothing function of art from the grip of empty elitism and sterile snobbery, focusing on the the seven psychological functions of art.

We are very vulnerable, fragile creatures in desperate need of support and we generally don’t get it. … Art [can be] a source of help with our problems — our innermost problems — the problems of the soul. . . . Art can be a form of self-help and there is nothing demeaning about the concept of self-help — only the way in which some of self-help has been done so far, but there is nothing wrong with it as a concept. . . .

There is nothing wrong with [art today]. It’s not the art that’s the problem — it’s the frame around the art. We are simply not encouraged to bring ourselves to works of art. . . . The impact of art is often not what it should be because the frame is wrong.

[…]

I believe that art should be propaganda of something [other than the Christian church] — not theology, but psychology. I believe that art should serve the needs of our psyche as efficiently and as clearly as it served the needs of theology for hundreds of years.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=qFnNgTSkHPM&w=640&h=360]

And this article by Alain de Botton in the ‚Guardian‘ also fits to the issue:

Alain de Botton’s guide to art as therapy

Can visual art offer solace, hope and reassurance as music can? The writer chooses the works that make him feel less alone.
Bridge Over a Pond of Water Lillies (1899) by Claude Monet View larger picture

Bridge Over a Pond of Water Lillies (1899) by Claude Monet. Photograph: National Gallery London

It comes naturally to most of us to think of music as therapeutic. Almost all of us are, without training, DJs of our own souls, deft at selecting pieces of music that will enhance or alter our current moods for the better. Yet few of us would think of turning to the visual arts for this kind of help. Few of us involve paintings or sculptures in our emotional lives. We don’t have playlists of favourite images on our phones. We don’t assemble our own private galleries on our computers. The cost and prestige of art typically draws us back from such steps. The way the establishment presents art to us doesn’t invite us to bring ourselves into contact with works.

In the solemn galleries of museums, which is still where most of us pick up cues about how to behave around art, many of us are – in our hearts – a little lost (the gift shop is more helpful; it may be embarrassingly easier to have a fruitful time with the postcard than the original). We look at the caption and dutifully learn some key dates, the provenance and perhaps an explanation of an allegory. But could this really matter to me? What should art really be for?

The second question has long felt either vulgar and impatient or else simply unanswerable. This is dangerous. If art deserves its enormous prestige (and I think it does), then it should be able to state its purpose in relatively simple terms. I believe art is ultimately a therapeutic medium, just like music. It, too, is a vehicle through which we can do such things as recover hope, dignify suffering, develop empathy, laugh, wonder, nurture a sense of communion with others and regain a sense of justice and political idealism.

But for it to do any of these things for us, we need to approach art in the right sort of way. It needs to be framed not principally according to the criteria of art history (however interesting those can be), but according to a psychological method that invites us to align our deeper selves with artworks. What does a psychological therapeutic way of reading art look like? A selection of works suggests the way.

Hope
Bridge Over a Pond of Water Lilies (1899) by Claude Monet (above)

Monet’s painting is one of the most popular works in the Metropolitan Museum of Art in New York. This is worrying to many people of taste and sophistication, who take a taste for „prettiness“ as a symptom of sentimentality, even stupidity.

The worry might be that the fondness for this kind of art is a delusion: those who love pretty gardens are in danger of forgetting the actual conditions of life, which include war, disease and political error and immorality. Audiences need art constantly to remind them of this kind of material, sophisticated types will propose, or they might end up deluded as to what life is actually like.

But this is to locate the problem in completely the wrong place. For most of us, the greatest risk we face is not complacency; few of us are likely to forget the evils of existence. The real risk is that we are going to fall into fury, depression and despair; the danger is that we will lose all hope in the human project.

It is this kind of despair that art is well suited to correct and that explains the well-founded popular enthusiasm for prettiness. Flowers in spring, blue skies, children running on the beach … these are the visual symbols of hope. Cheerfulness is an achievement and hope is something to celebrate.

Empathy
The Twilight of Life (1894) by Sydney Tully

The Twilight of Life By Sydney Strickland Tully, Photograph: Art Gallery Of Ontario It’s hard to take much of an interest in other people, especially perhaps elderly people. In Tully’s portrait, an elderly woman sits stooped and thoughtful against a stark background. We’re being encouraged to look for longer than we normally would. She used to be strong and decisive. She had lovers once; she carefully set out with a quiet thrill in the evening.

Now, she’s hard to love and maybe she knows this. She gets irritated, she withdraws. But she needs other people to care for her. Anyone can end up in her position. And there are moments when a lot of people – at whatever stage of life – are a bit hard to admire or like. Love is often linked to admiration: we love because we find another person exciting and sweet. But there’s another aspect to love in which we are moved by the need of the other, by generosity.

Tully is generous to her sitter. The painter looks with care into her face and wonders who she might really be.

Care
14th-century Venetian glass

Venetian glass Photograph: Getty Images/DeAgostini The glass workshops of Venice became famous in the medieval period for producing the most elaborate, delicate, transparent glassware mankind had ever known. Most of the time, we have to be strong. We must not show our fragility. We’ve known this since the playground. There is always a fragile bit of us, but we keep it very hidden. Yet Venetian glass doesn’t apologise for its weakness. It admits its delicacy; it makes the world understand it could easily be damaged.

The glass is not fragile because of a deficiency, or by mistake. It’s not as if its maker was trying to make it tough and hardy and then – stupidly – ended up with something a child could snap. It is fragile and easily harmed as the consequence of its search for refinement and its desire to welcome sunlight and candlelight into its depths. Glass can achieve wonderful effects, but the price is fragility. It is the duty of civilisation to allow the more delicate forms of human activity to thrive; to create environments where it is OK to be fragile. It’s obvious the glass could be smashed, so it makes you use your fingers tenderly. It is a moral tale about gentleness, told by means of a drinking vessel. This is training for the more important moments in life when moderation will make a real difference to other people. Being mature means being aware of the effect of one’s strength on others. CEOs please take note.

Sorrow
Fernando Pessoa (2007-08) by Richard Serra

Fernando Pessoa, 2007-8, by Richard Serra Photograph: David Levene for the Guardian We’re often intensely lonely in our suffering. In an upbeat world that worships success, our miseries feel shameful. We’re not only sad, we’re sad at being the only ones that seem to be so. We can’t remove suffering from life, but we can learn to suffer more successfully – that is, with less of a sense of persecution or an impression that we have unfairly been singled out for punishment. Fernando Pessoa is a beautifully dark monumental work by Richard Serra, named after a Portuguese poet with a turn for lamentation („Oh salty sea/ how much of your salt is tears from Portugal“).

The work does not deny our sorrows, it does not tell us to cheer up or point us in a brighter direction. The large scale and monumental character of this sombre sculpture declare the normality and universality of grief. It is confident that we will recognise and respond to the legitimate place of solemn emotions in an ordinary life.

Rather than leaving us alone with our darker moods, the work proclaims them as central features of life. In its stark gravity, like many of the greatest works of art, it creates a dignified home for sorrow.

Work
At the Linen Closet (1663) by Pieter de Hooch

At linen closet, by Pieter de Hooch (1629-1684) www.bridgemanart.com In this modest domestic scene by the 17th-century Dutch genre painter Pieter de Hooch, we see a couple of women busy with a household task. There are no soldiers, kings, martyrs or divine figures in sight; this is ordinary life as we know it to this day.

It can be hard to see beauty and interest in the things we have to do every day and in the environments where we live. We have jobs to go to, bills to pay, homes to clean and we deeply resent the demands they make on us. The linen closet itself could easily be resented. It is an embodiment of what could be seen as boring, banal, even unsexy.

But the picture moves us because we recognise the truth of its message. If only, like De Hooch, we knew how to recognise the value of ordinary routine, many of our burdens would be lifted. It gives voice to the right attitude: the big themes of life – the search for prosperity, happiness, good relationships – are always grounded in the way we approach little things. The statue above the door is a clue. It represents money, love, status, vitality, adventure. Taking care of the linen is not opposed to these grander hopes. It is, rather, the way to them. We can learn to see the allure of those who look after it, ourselves included.

That so many people revere this painting is hopeful; it signals that we know, deep down, that De Hooch is on to something important.

Appreciation
An Idyll: Daphnis and Chloe (1500-01) by Nicola Pisano

Niccolo Pisano An Idyll: Daphnis and Chloe Photograph: Copyright The Wallace Collection In his Daphnis and Chloe, Pisano evokes the beginnings of love, a moment when the sweetness and grace of the other is intensely present to us. Daphnis regards Chloe as so precious, he hardly dares to touch her. All his devotion, his honour and his hopes for the future are vivid to him. He wants to deserve her; he does not know if she will love him and this doubt intensifies his delicacy. In his eyes, she absolutely cannot be taken for granted. Seen by someone in a long-term relationship, when habit has made the other completely familiar, this image comes across as particularly necessary, because of its power to return us to a forgotten sense of gratitude and wonder.

Relationships
The Agony in the Kitchen (2012) by Jessica Todd Harper

Jessica Todd Harper The Agony In The Kitchen. Photograph: Copyright the artist We’re surrounded by images of what relationships are like – many of which are deeply deceptive and harmful to our own chances of being contented with another person. People seldom talk with complete sincerity about what is happening inside their relationships.

Behind the silence lies a need to maintain face about one’s progress through one of the most significant challenges of adult life: a capacity to succeed at being happy with someone else.

We need works of art that can show us that our troubles are both sad and normal. We don’t need the diametric opposite of the saccharine images of Hollywood. Extremes of domestic violence are rare. But day‑to‑day struggles are universal, though often unrepresented and unseen.

In Jessica Todd Harper’s image, a couple has perhaps been planning to have a nice evening yet it has now all gone wrong. One person is feeling incensed; the other is perhaps crying.

Importantly, however, these could be nice people. We are not to condemn them. They are likable, but in the grip of a genuinely difficult problem. And you have been there yourself.

Art can function as a private repository for truths that are too peculiar and too unacceptable to be shared with people we know.

Consumerism
Cookmaid with Still Life of Vegetables and Fruit (1620‑05) by Nathaniel Bacon

Cookmaid With Still Life Of Vegetables And Fruit Photograph: Tate The idea of consumerism as evil is a scourge with which to beat the modern world. Yet at its best consumerism is founded on love of the fruits of the earth, delight in human ingenuity and due appreciation of the vast achievements of organised effort and trade. This painting takes us to a time when abundance was new and not to be taken for granted.

We are so afraid of greed that we forget how honourable the love of material things can be. In 1620, homage could be paid to the nobility of work and commerce, something that boredom and guilt make less accessible to us today. Perhaps we can learn from this picture. A good response to consumerism might not be to live without melons and grapes, but to appreciate what really needs to go into providing them.